时间:2024-04-23
后商
2021年7月10日,《永恒史:毛旭辉四十年回顾展 1980-2021》在北京当代唐人艺术中心开幕,展览用200多件作品和手稿,以“生命·具象”“权力·家长”“意志·剪刀““圭山·写生”四个章节,呈现了毛旭辉跨四十年的艺术历程。
2006年,因缘际会,毛旭辉重新回到了青春时期常去写生的地方,圭山。说是圭山,其实是圭山脚下的糯黑村,这里居住着彝族支系撒尼人。早期,毛旭辉和张晓刚诸人来圭山写生,模仿巴比松派、印象派、苏联绘画的创作,他们激昂,如今再次来到圭山,毛旭辉早已不是那个初学者,或者天真的画家了。自然,青年时代的毛旭辉更单纯,更有力量,其包容的也更广阔,笔涉大地、自然、天空、牧羊女,乃至于心灵与常俗。但对照之下,反倒是2006年之后的圭山写生别开一番灵境。这其中,技艺与思考是一部分,但更重要的或许是毛旭辉跨时代后的毅然抉择,他放弃了对主题和观念的执着,转而追求回归自然和幻真。
2007年和2009年,父亲和母亲这两位坚贞的知识分子和党员先后逝世,毛旭辉衷心系之,感怀万端,此中多种情操再度翻涌到面前,被几番细细揣度。最喜欢,毛旭辉说,“来是一张床,去亦是一张床,一张床承载一个轮回,一张床解释一个存在。”来去之间,别样流转,或许正是艺术所赖以生发的身境与心境。2011年,毛旭辉画下一把“倒下的椅子”,在蓊然的色花之中,一把椅子直直躺倒,像是从来如此一样。这把躺倒的椅子不就是毛旭辉的父母吗?他们形单影只,无所依托,最终独自承受着自身与社会,而今他们匆匆倒下,给我们留下一个时代的背影,以及他们无从拯救何物的承担。“许多人常在一张床上结束了/一把椅子,一张床/当你坐立了的时候,你的存在还有人倾听/当你躺下的时候,人们向你垂下了头。”毛旭辉在一首诗中如是说。毛旭辉的父母亲一直就这样倒着,他们始终是椅子,始终是可以依托的、有用的存在。而毛旭辉在日常中发现了这一切,就像他一直所见的一样,围绕他的是损毁又必需的东西,有如破了的衣服,有如创伤了的心。在《绘事有思:艺术不是轻而易举的事》中,毛旭辉将椅子的到来看作是缪斯的馈赠。他说:“我很需要这种精神方式,结果就在我很悲痛的时候,一把椅子送给了我。它可以让我在一段时间内用它寄托我的许多情绪,这是一种很幸运的感觉。”
和当代艺术家典型的迁徙与流散的境况不同,毛旭辉几乎扎根在了自己的所在。如此数十年,毛旭辉渐渐生出丰厚的记忆。他自述说,自己对昆明的了解限于几条街、几幢楼、几所院,以及一些花树鸟兽。毛旭辉说,“我熟悉它们在日光下的变化和缺少日光时的朦胧,以及它们对季节变化的反应。我也熟悉这里的口音和弥漫在空气里的烟草味,熟悉这里在什么时令吃什么,什么好吃……”然而建筑在这之上的,是无穷无尽的理知,以及删繁就简的情感,它们随时间不断延伸、虬结,正如其在一十年代画作所臻的流洒与繁茂一般。岁月变更,他回眸时又增添了别种心绪。
剪刀
“在圭山,时间是重复的,是凝固的,甚至是停顿的,缓慢、宁静、简单、结实,一日、又一日。”毛旭辉在一首诗里写道。
当然,超越是毛旭辉所不常涉及的,他常谈到的是永恒。永恒与超越可谓互为表里,但永恒要来得可贵。艺术努力的方向应该是以永恒作为价值判断标准的,毛旭辉在一次采访中说,“当我们回望艺术史时就会发现,从文艺复兴一直到现在,所有伟大的艺术,包括金字塔、中世纪的教堂、巴洛克艺术、贝多芬的音乐等等,都已经成为我们日常生活中的一个重要组成部分了,这就是永恒。 只有在永恒标准的驱策下,创作者才有可能成为一个好的画家。”
为毛旭辉的艺术作良证的,是一种鸟,红嘴鸥。毛旭辉笔下的红嘴鸥矫捷又灵动,它的身姿和神色无一不透露出,这就是精灵。白色、灰色,以及一点点红褐色就構成了红嘴鸥的全部色彩,但呈现在我面前的是如此缤纷、如此梦幻的色彩图像。更令我在意的是,乌泱泱的红嘴鸥铺满了整个画面,我却感受不到一丝压抑,反而感受到释放,以及飞翔的快感。毛旭辉记得,1985年红嘴鸥第一次在昆明落脚,此后便必经昆明,那一年她的女儿出生了,如此,红嘴鸥在毛旭辉眼里便如同掌握着生命转化密码的神祇。事实也的确如此,从1985年开始,红嘴鸥每年都会到昆明过冬,并集群繁殖,时至今日,红嘴鸥群已经成为昆明的一景。红嘴鸥天性群习,犹如盛筵,恰如毛旭辉画中恣意生长,别开生面。
红嘴鸥不是毛旭辉唯一钟爱的物,或者符号,他还热衷于日常生活中的符号,像钥匙、茶杯、锦旗、书架、靠背椅、药瓶、沙发、红砖楼、中山装,其中最重要的是剪刀,以及上文提及的椅子。剪刀这个符号,则代表着毛旭辉的另一面。这里先谈谈毛旭辉如何发现剪刀。又到了生命攸关的时刻,毛旭辉喝起了中药和西药养身体,剪完药片和药囊,剪刀就被他放在桌上。日复一日,桌上静置的剪刀就进入了画作,甚至成为了画作的主导。在一次访谈中,毛旭辉剪刀在画作中越来越重要,他说:“后来,在审视自己画的时候,剪刀的张力和特殊的视觉形象,对我很有吸引力。于是,剪刀在我的画面中越来越大,甚至超过其他物体,成为视觉中心。”剪刀就这样成为了一个主题,一个艺术品,一个象征。
一把红色或黑色的剪刀,或打开,或收拢,或倒置,究竟何谓?为了回答这个问题,要追溯剪刀的原型,这把剪刀是毛旭辉母亲的剪刀,她最长使用的工具之一。如此,剪刀自然象征着上代的存在,以及历史的压力,当然它也意味着一日一日的教养,以及或此或彼的爱。明白这一点,我们就能了解,毛旭辉的剪刀有其丰富的历史和个人蕴含。就艺术而言,剪刀系列的画作其实是对“85新潮后”“泼皮”“玩世”之类的潮流的反驳。毛旭辉此类作品自然不属于“泼皮”“玩世”的行列,但它们也不属于“泼皮”“玩世”的反面,毋宁说,毛旭辉和“泼皮”“玩世”的潮流保持着基本的对话关系。从世界艺术潮流来讲,毛旭辉的剪刀主要属于极少主义,但它显然也联系着国内外的当代艺术潮流,尤其是毛旭辉80年代所身处的新具象。他显然很少从艺术的角度切入这些画面,对他来说,画作首先寄存着一代人的思想,以及他的追求。“通过它,我表示过沉默。温暖,甚至爱、祈祷这些深层的情感,以及冷峻和虚无的态度。”毛旭辉说。
毛旭辉进入当代艺术世界不久后就吹起了85新潮。85新潮这个称法是高名潞1986年在一个油画艺术讨论会上提出的,而后成为了其时最重要的命名。85新潮所代表的正是伤痕艺术后全国范围内的艺术进步和突破,而毛旭辉所属的西南艺术研究群体,以及新具象派便是其时的重要派别,其中毛旭辉又是这一派别最重要的发言人。归根结底,85新潮是从思想到艺术的介入,而非从艺术到艺术的介入,思想,而不是艺术,在这个历史時期起到了最重要的作用。例如,毛旭辉写了大量的思想性随笔和日记,这使他和85新潮,以及80年代文化热高度相符,但这又导致了另外一件事,毛旭辉非常依赖于思想,多多少少剥夺了艺术的主体位置。而这又联系着栗宪庭在《重要的不是艺术》对中国知识分子所做的判断,“一面对社会和人生有着深沉的忧患,一面又极力修炼和净化内心,以达到遁世和超脱的境界。这种超脱是以牺牲人的许多可能性和欲求作为代价的。”
1970年代末,毛旭辉在百货公司鞋帽批发部工作,工作间隙,他就学习外光派,在宝善街周围写生。像那个年代的大部分画家一样,他从连环画,以及非常基础的静物训练开始,摸索着画画。因缘际会,毛旭辉参与了晋宁县文艺创作培训班,之后又进入云南艺术学院学习。青春期时间,毛旭辉开朗、外向,几乎是老大哥的人物,几次情感纠葛之后,毛旭辉反而选择了一条保守的、隐居的道路,个中或许和他的艺术观也分不开。他阅读《从文艺复兴到19世纪资产阶级文学家艺术家有关人道主义人性论言论选辑》《荒原狼》《世界文学》等书籍和杂志,很受熏陶,并从此长久沉浸在文化思潮之中。一次外出写生的经历让他深深爱上了圭山。早期的圭山系列洋溢着天真浪漫、神秘慵懒的气息。毛旭辉时常询问一些真理的问题,有时候他径直在草图边写。毛旭辉将圭山看作是自己的巴比松,山村、山谷、苞米、石屋、牛羚、梨花,种种都令他垂怜和迷醉。置身圭山,毛旭辉觉得自己被带到了伊甸园的世界,那些劳作和自然在他眼里是多么简朴和自得。后来,圭山逐渐扩大,几乎成了毛旭辉艺术世界的全部。
新世纪最初的几年,毛旭辉重新回到圭山,在圭山,这位南方之子终于找到了他久违的欢乐,以及他“压在大海下最深的情感”。今天再看毛旭辉,恰如其云南艺术学院毕业论文看待保罗·塞尚一样,“我们透过这一切并不顺眼的、刺激了陈旧眼光的‘稚拙,感受到了他艺术中的生命和奥妙所在……不是描绘了自然的躯壳,而是自然内部构造的表现。这是多么纯粹的绘画语言,包含着真诚和力量,希望和自信,有着一种不屈不挠的创造艺术的意志力。”
我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自各大过期杂志,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!